首先声明一下,我个人认为本片的长镜头的确是一大绝笔,这也是我很喜欢本片的一点。
配合异域家庭的生活和带有抒情性质的剧情走向,着实是极佳的观影体验。
不过我个人认为,有人觉得这种长镜头和沟口健二的镜头有所谓的“异曲同工之妙”,我还是不同意。
沟口的镜头表达更加的贴近人物自身,让我们得以更加关注人物的内心情感,呈现出来的效果更像是,神经喜剧中的拆科打诨?
(哈哈,找不到类比,毕竟沟口片子里还有更多值得玩味的布景细节,只能说沟口YYDS),而本片的长镜头真的只是服务于导演讲述的事件集合们,顺便构建除去语境外的视觉感受。
人物的情感被相当程度的隐藏,成为一种悬念(毕竟有这么个结局),这样更像是,奥菲尔斯的风格。
(要说的话,这种做法的万恶之源应该是是格里菲斯,哈哈)
沟口大神镇楼(这样做有点不厚道啊。。。。
)好了,接下来我会主要地讲述一些自己比较关注的点。
本片中,黑白摄影凸显出来的光影与层次太好了,我们的眼睛可以极其清晰的接受整个电影所塑造出的社会全貌的同时,导演还可以忽略掉不少太过于明显的矛盾,让我们集中于家庭与仆人的生活之中。
内景戏在劳动场景上的长镜头冲刷掉琐碎的生活本来气质,赋予一种舒适的圣洁感:街上的平移镜头则是让我们一可以欣赏导演所夹杂的私货(童年的全面复盘与魔幻气息),二可以专注于叙事主体的活动,这点实在高明(即使这样呈现的目的过于简单粗暴);聚会时的长镜头更是将剧本中的阶层对立的暗流所尽可能的在画面上掩盖,显示出一种人与人之间的安定与祥和。
当然,还有俩个我所喜爱的长镜头运用,一是最后海浪那一处,将危险的场景以冷静的方式处理,感受到的危险比普通的拍摄手法更让人胆战心惊,成为足够让观众触动的高潮(有导演原来《地心引力》那感觉了),二是街头动乱后,即将临盆的保姆科里奥躲到二层商场与孩子生父相见的那段,一种宿命的感觉以及对国家命运的绝望表达的相当之好。
上述是我对本片技法的欣赏,不过论本片导演想避免的东西,以及话里话外所批判和赞赏的东西,也的确让我感到不舒服。
加入的细腻情感元素把现世的阶级矛盾所掩藏,超现实的摄影与魔幻现实的布景更有一种对封建的招魂感。
更别说对政治混乱缘故的完全隐藏,似乎只是单纯的达到一种对政府和社会团体的一种不信任罢了。
你说这是反战和反暴力?
嗯,的确,不过似乎在更彻底地宣扬和赞同一种“小资生活主义”。
(还是别说了,总之导演在这方面的倾向让我很难赞同。
)本片我现在还是为了它的艺术表现打了4星,不过加上刚才说的这些有的没的,恐怕评分会低很多吧。
唉,看电影的时候,真烦因为政治问题隔应着观感。
(话说这篇影评还真越写越有ZH的感觉了,阿这……)
《罗马》的故事拥有不同的形态和诸多的情愫,这些都是自从我想成为一个导演之时就想表达出来的东西。
——阿方索·卡隆
并称为“墨西哥三杰”的亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多、吉尔莫·德尔·托罗和阿方索·卡隆为新好莱坞美国电影注入了巨大的活力,三人在近5年的奥斯卡拿下了4次最佳导演和3次最佳影片,他们极其出色的导演意识和导演能力是大家有目共睹的。
目前只有卡隆还没有斩获最佳影片,而他的最新作品《罗马》很有可能实现这个突破,但由于卡隆选用自己的母语(西班牙语)来完成影片,因此更大的可能是获得最佳外语片。
《罗马》这部影片本应在戛纳电影节就可以与观众见面,但是由于戛纳电影节与发行方Netflix决裂,使得《罗马》不得不辗转来到对流媒体接纳度更高的威尼斯电影节。
在同乡好友托罗坐镇主席的加持之下,卡隆的《罗马》一举拿下威尼斯金狮奖,获得了极高的评价。
《罗马》的名字Roma不是意大利的罗马(Rome)而是墨西哥城的一个街区。
卡隆表示这部影片是献给自己的乳母丽波(Libo)的,在动荡不安的70年代墨西哥她将雇主的孩子视如己出,坚韧地承受一切,温柔地包容一切。
一封写给大历史下的小人物的家书,便是对影片内容的最好概括。
卡隆与他的乳母丽波因此这部影片非常私人化,卡隆说这部影片是在重塑自己的记忆,是在重塑自己记忆中的罗马。
但卡隆将这样一个私人化的故事,拍摄成为了一部令无数观众都能与之共情的影片:历史事件的石块砸向池塘,泛起让浮萍飘絮身世沉浮的涟漪。
一、 从一泼泼肥皂水到一层层海浪
影片开场镜头影片的开场是一个长时间的固定镜头俯拍,对准的是被水波冲洗着的大理石瓷砖,周边的鸟啼、步履、水流声不绝于耳,在嘈杂中营造着一个安谧的环境。
一泼又一泼肥皂水碰到墙根又折回,肥皂泡从分散到聚集再到破灭,我们凝视着这个地面,渐渐地我们听到了引擎的轰鸣声,一架飞机在天空的倒影里掠过。
镜头缓缓抬起,我们看到一个空旷的走廊内,一名正在打扫卫生的清洁工。
这个开头被直接截作了《罗马》的概念预告片,在采访中卡隆透露,这个开头其实表示的是日复一日的平静生活被突如其来的事件打破,个体的命运被历史进程永远地给改变了。
而这正是理解《罗马》这部影片的关键,即它讲述的是“被嵌进历史的生命个体”。
可莉奥(Cleo)女清洁工可莉奥(Cleo)是一个中产家庭的雇工,她吃苦耐劳,对雇主的孩子们关心备至,同时也保持着浪漫的少女情怀。
但是70年代处于社会变革中的墨西哥社会让许多家庭遭遇了裂变。
可莉奥的男友费尔明(Fermín)在听闻她怀孕的消息之后就悄声消失了,雇主索菲娅(Sofía)的丈夫也抛妻弃子另寻新欢。
可莉奥在怀孕期间依旧努力地工作,而索菲娅尽管生活拮据也没有辞退她的佣人。
这天,身怀六甲的可莉奥在陪同之下去挑选给孩子准备的婴儿床,就在这时街上爆发了大规模的暴动,游行示威的学生遭到了军方的武装镇压,这就是1971年6月10日举世震惊的科珀斯克里斯蒂事件。
窗外惊天动地的枪声、叫喊声混成一片,将可莉奥完完全全震慑住了。
然而更令她吃惊的的是,在进来搜查学生的军人中,有一个举枪对着她的男兵就是费尔明。
她没有想到会以这样的方式和费尔明再相见,受到巨大刺激的可莉奥羊水破裂,最终诞下一个死婴。
分娩完毕的可莉奥时常在家中呆坐,无法平复心中的情绪。
她找不到人倾诉,也没有人能够安抚她的心灵。
她只有将自己还未来得及倾注的母爱,施与雇主的四个孩子。
在一次海滨度假旅行中,两个孩子前往浪潮翻滚的海边戏水,尽管再三嘱咐不要离岸太远,他们还是消失在了可莉奥的视线之内。
毫无水性的可莉奥只身前往汹涌的海浪,尽力保持着站立姿势,将两个孩子救了出来。
一家五口和可莉奥在岸边紧紧相拥,阳光照耀在他们身上,身上的水滴折射出光芒。
《罗马》以一个十分细微的切入点——一位保姆兼母亲——带我们慢慢地潜入卡隆他记忆中的那座城池,那座城池里的人和事。
影片集中在可莉奥的个体命运历程上,“罗马”这座城市和历史事件都被推向了后景,这充分展现了这部影片的“私人性质”,这是卡隆对乳母感激之情的由衷表达。
与此同时,这一后景非常清楚明白,虽然出现次数不多,但卡隆用不断划过天空的飞机、在城市街道巡逻的军队、堵塞的交通和那个流血冲突的惊鸿一瞥,几笔便勾勒出了厚重的历史感。
正是出于这种“个人命运与历史进程的对位”,《罗马》被赋予这样一个“庞大”的标题却只讲述了一个稍显“细小”的故事。
影片聚焦于可莉奥这一个体的心境变化和做出的选择,她做的最重要的两件事:分娩和拯救,都是因为历史车轮的辙印改变了她的人生轨迹。
个体的经历被着上了历史的色彩,个体的行为被赋予了历史的动机,所以这封私人家书能够被公开朗读,能够被所有观众接受并共情。
从倾倒一泼泼肥皂水,到迎向一层层海浪,人物的心灵发生了重大的转变,内向的心灵史映射着外在的“罗马史”。
二、 冷静肃穆的凝视
《人类之子》海报近年来两部确立卡隆影坛地位的电影《人类之子》和《地心引力》都运用了大量的长镜头,以长镜头著称的摄影师艾曼努尔·卢贝兹基用调度极其复杂甚至于炫技的方式,让无数观众沉浸于银幕世界中,尤其是《地心引力》中的3D长镜头带给人极其震撼的视觉体验,为许多电影人所称道。
《地心引力》海报这两部电影中的长镜头存在感非常强烈,很多观众能够直接意识到摄影机的意图,无论是《人类之子》中身临其境的手持摄影,还是《地心引力》中平稳流畅的数字摄影,都能让人感觉到卡隆对长镜头“时空共历性”的把握。
长镜头的移动幅度之大,拍摄时间之长(《地心引力》开场13分钟的长镜头),调度设计之复杂都让人见识到了卡隆天才的想象力和导演能力。
于是在《罗马》面世之前,在得知影片将由卡隆亲自掌镜之后,不少人认为这部影片一定会有更长更复杂的长镜头(主要是因为“罗马”这一宏大的名字)。
然而事实上,《罗马》的镜头语言十分克制。
镜头运动以横直摇和水平横移为主,摄影机固定在三脚架上几乎没有手持,并且有长时间的固定机位对准一个场景作“凝视”,例如火灾场景、分娩场景等。
在景别上很少使用特写,基本上是以全景为主,在65mm胶片的制式之下更能给人以身临其境之感。
全景也赋予了镜头更多的纵深空间,让人能够看到历史环境与人物行为之间的互动。
构图也常常用对角线构图以引导并拓展观众的视野。
在音效设计上,卡隆将周遭环境声放大了,增强了观影的“沉浸感”,放大了情感冲击的力度。
全景横摇镜头
对角线构图另外值得注意的是影片中的群戏对话场景或是人物站位经常是1/4侧面和3/4侧面,常常形成一个直角或矩形,且用固定机位全景拍摄不用正反打。
这种对话场景呈现的是一种半开放状态,它既是在邀请你介入,因为它有一个缺口;又是在拒绝你介入,因为它没有给你足够多的细节(比如正反打面部反应特写等)。
对话场景直角构图这个直角构图在周遭景物也有表现,人物常常处在一个墙角处,形成一个内凹的布局,既能让人感受到纵深,又有所节制,且符合人物内敛的心理特征。
这种布局配合摇镜的使用,就能兼顾横向的延展和纵向的延伸,更大程度地表现环境,也就有了“宏大”感。
内凹直角这种十分冷静的镜头语言将观众置于一个旁观视角,既有一种陌生的间离感,又能让注意力集中在镜头内部和人物的内在变化,这其实也与卡隆想要表现私人记忆的意图十分契合。
我们不能够非常切身地进入其中,但却能感受到充溢的情感。
最突出的是影片最后的海浪救人戏,全程的镜头运动非常简单,水平横移和横摇,几乎没有景别的变化。
纯粹靠镜头内部的人物行为和环境的美感,掀起了一阵情感的巨浪,冲击着观众的心。
我们被镜头牢牢锁住,静默地观察着这整个事件的发生。
影片还有非常多的生动细节,这是卡隆添加进来塑造记忆真实性和抒发对故土情感的重要手段。
比如放在脚边的蜡烛、窗外的雨滴、在森林里嬉戏的孩子,最突出的应该是那个身着奇装异服的逗孩子玩的“树妖”,在森林发生火灾之时,他走到镜头前吟唱了一首墨西哥民谣,给人以一种咏叹自然的仪式感。
卡隆在这部影片中非常注重构图的营造,二分、三分、对角线、框中框构图俯拾即是,但是这种设计感过强的镜头有一种过剩的“匠气”,冲淡了那些镜头原本的诗意。
这也是卡隆的局限性,他刻意营造的“诗意”依旧是类似于好莱坞大片的“奇观”,过重的人为痕迹是这部小情节电影的一大败笔。
二分构图
三分构图
框中框构图三、女性承载着生命力量
《人类之子》剧照 这是世界上最后一个怀孕的女性在卡隆的电影中,女性总是承担着十分重要的角色。
在早期作品如《爱在歇斯底里时》《小公主》《你妈妈也一样》中,女性所被寄寓的都是情感力量;而在思想愈发成熟的后期作品如《人类之子》《地心引力》中,女性被赋予了象征着生命的力量,甚至象征着全人类的希望。
《地心引力》剧照 女主角蜷曲着身体像是子宫内的胎儿在《罗马》中,这种生命力量依旧十分强烈,并且卡隆将生与死放在同一个场景内共同呈现,体现了他更加辩证的生死观。
可莉奥来医院做孕检,突发的地震摇落了不少瓦砾碎块,一层看上去十分脆弱的婴儿箱护住了里面的小生命;来挑选婴儿床的可莉奥目睹了一个起义学生惨遭杀害,受到惊吓的她将要产下新的生命;在争分夺秒的分娩中,她生下一个没有呼吸的婴儿,并目睹了抢救失败的全过程,不得不接受这个残酷的现实;可莉奥冒着生命危险救下孩子之后,跪倒在海岸边口中呢喃着的,是那个从未真正来过这个世界的自己的孩子。
这种生与死的并置带来了极强的情感张力,生命力量的原始与蓬勃成为情感冲击的原动力。
《罗马》中造成家庭破裂的一家之主——一个始乱终弃的男人——是逃离了的、缺位的,但是他有着极大的内部权力。
片中为数不多的大特写给在了他初次登场的时候。
他是这个中产家庭能够维持下去而不受历史铁蹄践踏的重要支柱。
但是他离开了,于是生活的压力落在了女人们身上,这也是苦难的来源。
而另一个翻脸不认人的费尔明则是历史洪流的参与者(或牺牲品),他代表着这个时代施与个体的苦难。
索菲娅(Sofía)片中的可莉奥经历了一系列人生的重大变化,她没有办法进行选择,她只有默默地招架生活对她所做的一切不公;索菲娅在被丈夫抛弃之后,依旧选择向孩子隐瞒这一切,并且要忍受孤独的折磨和性.骚扰。
但她们都选择了承担一切苦难,她们对自己的孩子不离不弃,坚韧地面对生活。
女性和生命一样看似十分脆弱,却蕴含着巨大的力量,她们在困难面前绽放出的光芒,才是《罗马》真正想要表达的,才是《罗马》宏大的真正原因。
这是一封私人家书,也是一部女性史诗。
《罗马》带我们潜入了卡隆记忆中的那座城池,可莉奥像是一块青石,落入黑白影像的界面,先是泛起涟漪,再是掀起波澜,最后袭向观众的是裹挟着命运的洪波。
当我们从情感的海浪中解脱出来之时,会觉得阳光格外灿烂夺目。
可莉奥依旧在做清洁工。
飞机从她的头顶掠过。
墨西哥导演阿方索·卡隆自2013年《地心引力》以来的首部作品《罗马》,在还未登上银幕之前就已备受关注,由于发行商Netflix的“不良出身”,这部大作早早就被戛纳拒之门外——但这毫不影响它在今年秋天卷土重来。
几天前在威尼斯的首映,口碑极佳,而接下来,它还将一个不落地出现在Telluride,多伦多,纽约和伦敦,成为各大影展的“绝对主力”。
在这一季奥斯卡的大幕还未完全拉开之际,有人便已把它当作最佳影片的有力竞逐者。
要知道,这对于一部非英语作品来说是极大的肯定,上一部获得同样提名的还是六年前哈内克的法语作品《爱》。
有趣的是,《罗马》和《爱》之间的联系不仅仅在拍摄语言——这两部电影的名字其实就相差了一个字母(“Amor” vs. “Amour”),法语中的“爱”(Amour)在西班牙语里是“A-m-o-r”,而把这四个字母倒过来,就成了我们现在看到的片名:ROMA。
片如其名,这是一部倾注了卡隆满满爱意的作品。
故事的主角叫克莱奥(Cleo),是墨西哥城中产人家里的一位女仆/保姆。
故事蓝本是卡隆的童年经历,所以片中四个孩子中的一个,想必就是导演自己——那个时候他还不到十岁。
电影聚焦在1970年代,以克莱奥一段苦涩的爱情经历,和女主人苏菲(Sofia)被丈夫抛弃为主轴,细腻而悠扬地刻画了这家人的生活遭遇。
同时,导演也用短暂的篇幅交代了当时社会的动荡:墨西哥城街头的巷战,枪声,炮火,带我们进一步去感知那时代洪流中的渺小个体——尤其是女人和孩子,他们看似平静生活背后的不易和创伤。
然而,《罗马》并不简单是卡隆个人记忆的重现,整部电影的拍摄,和我们如今在银幕上看到的克莱奥,对导演来说都是一种“再创造”。
保姆当年的生活细节,她体贴和无微不至背后的内心波澜和感情悸动,以及丧女的悲痛,想必都不是一个十岁孩子能够观察和体会得到的。
影片中有一段完整描述了克莱奥在睡前是怎样一盏一盏关掉家里所有的灯,而这个极富诗意的360度长镜头,也自然不是童年卡隆的亲眼所见。
与其说《罗马》是导演对过去的追溯,不如说是一种复原。
他自己也说在准备过程中和克莱奥通了许多次电话,聊到了很多细节,为的就是尽可能去还原她当时的生活轨迹和精神状态,连她在厨房里忙活的时候听的是什么歌都打听清楚了。
所以,对于卡隆来说,把抚养自己长大的保姆搬上银幕,不但是对自身过去的回望,更是对一个普通女人进行重新认知的过程。
其实早在十年前,卡隆就有了拍摄这部电影的想法,而迟迟没有动作的原因,据他讲是因为还没准备好——并不是技术上,而是情感上的:十年前的他显然还没有绝对把握完整表达这份感情,而拍好一个亲密的角色确实需要几分超脱和距离。
波兰斯基直到七十岁才通过《钢琴家》揭开自己童年的伤疤,其中的感受想必也颇为相似。
因此,我们在《罗马》中看到的是一份从容悠缓和成熟大气。
这段私人记忆和对过去的回首,既非声嘶力竭的追问,也非一厢情愿的怀恋,而是始终如一地建立在对克莱奥这个角色无微不至的呵护之中。
这位抚养卡隆长大的女人,在这部电影里反倒成了被关照的对象。
导演亲自掌镜,用细腻和如涓涓细流一般流淌的影像,为我们呈现了已知天命的他是如何定义自己的过去,又是如何珍视这份与母爱并无二致的情感。
影片中的克莱奥尽管卑微渺小,毫不起眼,但却始终是被“捧在手心”的。
生活的潮水中,这个小人物所经历的微弱幸福并没有被过度渲染,而那些痛苦和伤痛也没有被残忍地放大,电影的基调始终处在一种恰到好处的平衡之中。
我们的克莱奥,欢快时如小麻雀一般穿过密集的车流,忐忑时靠着画框歪着的白墙看着男友裸身表演武术,无助时侧坐在女主人苏菲身边几近淌出泪水等着交代自己的不幸,勇敢时顶着比自己身躯还要高出一截的海浪奋勇向前,平静时则一言不发,坐在车子里望着窗外回想不久前刚经历的劫难。
《罗马》中的故事并没有特别强烈的戏剧冲突,但我们依旧毫无保留地走进了克莱奥的内心世界。
这位长相平平的女主人公,连笑起来都有几分腼腆,却被导演赋予了极闪耀的人性光芒。
从视听角度上看,这部电影的内在力量也是无比强大的。
在如此强调叙事和故事性的今天,卡隆用他标志性的长镜头为我们还原了电影作为一门艺术形式最初的美丽。
影片的开始就让人回味无穷,甚至让人联想起塔可夫斯基在《乡愁》里的开篇。
放映字幕时,镜头一直聚焦在家宅内院的地板上——而且是很小的一个局部,不仔细看甚至不觉得它是地板。
然后我们看到水流划过,覆盖了整个表面,肥皂沫涌起,地板被洗刷一净,这个过程中摄像机完全静止,克莱奥自然也没有出现在镜头里。
字幕放完,镜头缓缓抬起,一户平和而美丽的墨西哥宅院逐渐映入眼帘,摄像机平行对向户院大门之后开始转动,缓缓经过了180度来到主屋面前。
这个时候,人物出场,刚刷完地板克莱奥从画面一侧走进我们的视野,她进到屋里后拿了什么东西又走出来,镜头跟着她往回转了90度,随其登上房顶天台再次抬起,我们看到屋檐上的天空,和一旁晾满了白色衣裳的衣杆。
这一个镜头有数分钟之久,中间没有出现过一句话,克莱奥也没有露出正脸,但结束时我们却对这间宅院的每一个角落,和克莱奥的身份与生活状态一目了然。
这样的例子在影片中还有许多,卡隆对将摄像机置于客厅中央,然后旋转360度来交代人物的运动到了近乎痴迷的程度。
除了前面提到的“关灯”段落,在与苏菲座谈之前叫孩子回屋的那一幕,和在乡间旅馆里载歌载舞的那一幕也都是异曲同工。
导演通过这样的镜头设计最大化地将我们的视角与克莱奥的生活状态对接,并通过刻意压制的节奏传达出一份内敛的力量,使我们进一步沉浸在这份真挚的情感里面。
当然《罗马》并不是一味地追求舒缓和隽永,卡隆对影片炉火纯青的把握还体现在最后半小时,也是剧情冲突相对激烈的半小时。
反动武装的街头暴乱,持枪匪徒夺门而入,惊扰了正在商场里买婴儿床的克莱奥,也击碎了她对新生活的憧憬。
紧接着,悲剧来临,去医院路上响彻天际的焦急的喇叭声,和在医院里紧张得让人喘不过气来的抢救,一举把影片推向第一个高潮。
尤其是后者,从头到尾仅用两个长镜头就交代了全过程,并悄无声息地把情绪由紧张推到窒息再到无声的悲哀,一气呵成,让人赞叹不已。
正当我们以为电影将在这个悲剧之后缓缓作结的时候,卡隆通过海边抢救孩子那一场戏进一步“绷紧”了故事线,这也是短短半小时之内的第二个高潮。
那个侧面跟随着克莱奥步入海面,进入海中,几近被海水淹没,又再怀抱着孩子从浪涛中艰难走出来的镜头只能用震撼来形容。
这个看似简单的平移长镜头,却四两拨千斤一般在我们内心中激起了无数波澜。
过程中我们只听得见克莱奥的呼喊声和汹涌的海浪声,正如《人类之子》结尾处的“末日长镜”一般,导演通过最基本的视听语言渲染极端情绪的能力再次展露无遗。
最后再聊一聊电影的主题。
其实我并不觉得影片中交代的政治事件以及两位妇女(苏菲和克莱奥)面对男人的抛弃所作出的反应是卡隆所要讲这个故事的初衷,尤其是站在克莱奥的角度上看更非如此。
打砸抢烧背后的国家命运对她来说距离实在是太远,妇女解放呢,也许于她而言就是个陌生的概念。
归根结底,那个充满了悲欢和爱的宅院,那些她呵护有加和爱戴着她的孩子们,还有庭院之外对爱情的追逐,才是生活的全部。
我想这部电影所谓的社会意义,并不在于表面上那些带有“社会属性”的情节,而是导演对这位平凡女人刻画时候的视角本身。
生活中的克莱奥对于卡隆来说也许真的只是一位“母亲”式的人物,但在这部电影里,同时也通过这部电影,克莱奥成为了一个更加完整的人——她既脆弱惶恐,又勇敢坚强,不仅仅是一位“母亲”。
我觉得这种视角比自由和解放还要来得珍贵。
毕竟,对于女人来说,获得端正的目光和凝视才是最有诚意的尊重。
我们总是在墙上涂上几层油漆,去掩盖它,一层一层又一层。
但那个裂缝始终在那里。
最令人讶异的点,是片中男女角色,对比那么分明。
一边是自大的小丑,一边是不自知的英雄。
而这一切有迹可循。
阿方索·卡隆偷摸着拍了[罗马]。
往常他拍一部片,无论如何,也会去找亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图和吉尔莫·德尔·托罗,对着剧本吵翻天,或者和他们在剪辑室打作一团。
比如拍[地心引力]时,亚利桑德罗早早看了初剪版。
他对卡隆说,兄弟我懂你,你要不言不语,要太空中诗意的静谧,要高度概念化,但概念得跟着情感走,你这么剪,把情感掩盖了。
然后卡隆就和托罗一起坐在剪辑室里,想怎么重新编排,想秃了头。
或是托罗“喝斥”他严肃对待[哈利·波特与阿兹卡班的囚徒]:多好的机会啊,别再想着“哎我到底要不要拍这个片啊”。
他们可以对彼此作品直言不讳,也可以毫无芥蒂地听取对方建议。
可这次卡隆没有问他们任何一个人的意见。
照理他也该给演员剧本。
但这次他捂着,只有他一个人有剧本,演员们只能根据他在片场的指示,即时、即兴演出。
卡隆是导演,是编剧,是摄影。
他掌握[罗马]每一帧的生杀大权。
[罗马],像他自顾自筑成的坚固堡垒,密不透风。
他是城堡中唯一的君主,不要任何人动一块砖,一粒沙。
因为这讲述的,是他太过私密的记忆。
故事,以他家的女佣视角展开。
在片尾,他将这部电影献给莉波莉波又不仅仅是女佣,按卡隆的话说,我们成了她家庭的一部分,她也成了我们家庭的一部分,她是我的“代理母亲”。
他们叫她莉波妈妈。
卡隆带着莉波妈妈和片中女主演雅利扎·阿巴里西奥参加纽约电影节而电影里,女佣可莉奥经历了现实里莉波的一切。
她悉心照顾孩子们,成了他们事实上的家长,自己却遭遇未婚先孕,始乱终弃,生下一个死婴。
与此同时,父亲离开了这个家庭,留下无助的母亲和四个孩子。
所以这一次,卡隆不听任何人的,甚至不听信自己的理性:我就这么拍了。
不管拍出来的是什么,我想完完全全对那些人生时刻交付信任。
我不想再计较叙事。
生平头一次,我不想要任何参考意见。
他在家乡墨西哥,来了又走,已经有17年时间,没有这么深入地投入它的怀抱。
他回到了童年生长过的地方,90%的场景,在那些故事发生过的老地点拍摄。
他从七大姑八大姨那里,回收了孩提时候用过的家具。
他找演员,找最像他生活原型的。
他任性,但诚实。
这样一部电影,注定成为一部不完美的杰作。
不完美,因为他的情绪;杰作,也因为他的情绪。
电影里的女性,那么悲凉,那么诗意;男性,却那么荒唐,那么可笑;而他自己,立在镜头后,努力保持着客观,却禁不住情绪一泻千里。
解毒指数:9/1001女性:泡沫与海电影一开场,卡隆就任意妄为。
那一小块地板砖,在镜头前结结实实地停着,霸道地纹丝不动,叫毫无准备而来的观众,摸不着头脑。
甚至连“地板砖”,也是之后的判断。
它完全可能是一块墙壁,或一块天花板整整一分钟之后,才见水夹杂着泡沫冲刷着地面。
背景音也更清晰了。
只能凭借听觉,像瞎子一样,判断那是一个人忙忙叨叨地大扫除。
水面却在这时候静下来了,清清淡淡地,映出上方的一块天空。
那天空很小很小
过了一会儿还有飞机划过待水咕噜噜流进下水道,镜头才肯跟着挪了窝,移向那个正打扫的人。
那是个女人,确切地说,是个女佣她依然一刻不停地收拾着屋子。
再想到开头水面的倒影,却有点悲伤——那很狭窄的一点天空,好像就是她的全部自由了。
而那甚至只是倒影,天空或者飞机都只是倒影。
她可以得到的生活,非常有限。
著名女权主义电影,[让娜·迪尔曼]里,女主角喝牛奶、削土豆、整理床铺……
三个多小时的电影,被琐碎填满这就是女性的某种处境,这也是可莉奥的处境。
在这部电影里,卡隆总是用“水”,表达着女性的生与死。
在结尾,孩子们被海浪冲走了。
可莉奥不会水,却还是迎着浪头,走向更深的水域。
海浪一次次打过来,却看不见孩子待她终于救起两个孩子,踉踉跄跄爬上了岸,就仿佛经历一次新生。
大海是地球的子宫。
海水,也像可莉奥曾经流出的羊水,孕育着生命岸上,女人和孩子抱头痛哭,前尘往事所有命运沉浮,被海浪冲刷干净。
卡隆镜头下的女性,如同远古的地球上,那些第一批从大海上岸的生命,逆流而上,涅槃重生。
又如婴儿,刚从海洋这个巨大子宫分娩而出。
这是可莉奥在生下死婴后,乃至意外怀孕后,第一次坦露内心:我本来就不想要她。
卡隆对女性心理的认识,太令人惊讶。
可莉奥的痛苦,早就不因为她死了一个孩子,而恰恰是因为,她曾经暗地里希望这个孩子死,偏偏愿望实现了。
尽管这种希望,是因为她对做单身母亲的恐惧,甚至有可能是对孩子父亲的怨恨;尽管可能一闪念,便很快打消。
可当孩子真的死了,那种负罪感,便超越所有委屈、伤痛,重重压在她心底。
我本来就不想要她。
这是多四两拨千斤的句子。
这种对女性非凡的认识,也来自他非凡的莉波妈妈。
在[罗马]的拍摄过程中,莉波妈妈也和卡隆的妈妈、兄弟来探班。
恰好是女佣告诉女主人自己怀孕的那场戏。
那场戏,同样是女主人了解到丈夫出轨,撒谎出差而不回家,于是要孩子们写信给父亲,软化他。
两场悲剧正不动声色地发生卡隆心情复杂:他们第一次来探班,就是这个场景。
莉波妈妈看着监视器,哭了起来。
卡隆问,你还好吗?
他怕这些镜头,又勾起莉波妈妈对于那段经历的痛苦回忆。
但莉波妈妈却断断续续地说:不,只是……可怜的孩子们啊。
她生命中那样一个重要节点正重现在她眼前,而她看不见自己。
第一次看[罗马]时,卡隆对女性的理解,叫我震惊。
现在我明白了。
因为他是被那样仁慈的女人抚养长大的。
02男性:狗屎与棍可电影里的男性,却都那么荒唐、幼稚。
抛弃可莉奥的那个男人,似乎有在上床前后,裸着身给女人耍双截棍的奇怪癖好。
他的生殖器和双截棍一起可笑地晃荡着,似乎在炫耀。
屏幕之外看,却分明是个小丑电影快散场时,他听到可莉奥说她怀孕了。
上一秒两人的唇还难舍难分,这一秒他却说,我去趟洗手间,现在就得去。
还临时加了一句:你要吃冰淇淋吗?
谋划了一场煞有介事的冰淇淋式落跑。
就再也没出现他高谈阔论他的武术,像那是宇宙间第一重要的大事。
但一帮男人,却连闭眼独立都做不到
可莉奥倒是轻轻巧巧她内心的力量,比在场的各位,都强大。
而影片中的男主人,同样在和一些无关紧要的小事搏斗,将之做成了一出大戏。
比如踩狗屎。
家里的那只狗总在欢快地跳跃、拉屎。
门廊上总是堆满狗屎,可莉奥的工作,也就是无休止地清除这些没完没了的狗屎。
而男主人,总是踩到狗屎,或车子碾过狗屎。
回家,笨拙地泊好相对门框过大的车
离开,又一脚踩上去,发出那种粘腻的吧唧声
他对生活中有狗屎,流露不耐烦那么典型:我在外征战沙场,你们却连一件屋子都收拾不好。
可莉奥的生活中却布满狗屎。
有时让人觉得,这种对比太过刻意。
连可莉奥分娩有危险,男主人还说些不痛不痒的话女医生说,不,你想进去就进去。
他立刻怂了。
他竟然这么主动地,把影片中所有男性,都刻画成小丑。
03卡隆:后退,逼近[罗马]的那点缺憾,也就是这过分刻意的对比。
但它来自卡隆记忆里的一点残缺。
卡隆反反复复告诉自己,要后退一步,不要随意评断角色,而只是去呈现他们。
可越是这样,昨日便越真切地逼近。
在拍摄男主人离开家那场戏时,没有人喊停,他却要静一静。
他在那条道上来回地走。
那是他小时候每天走的路,那也是他父亲一去不回的路。
他告诉自己,有几个人能重新活一遍啊,现在我就是了,好好体会这一刻。
熟悉的街道,按他要求还原的景物、服装,和他记忆中相似的人。
有些奇怪的感觉在内心升腾起来。
它远不仅仅是超现实一词能概括。
说实话,有些时刻,是痛苦的。
溜达回来,他告诉饰演男主人的演员:这一刻你应该觉得窒息,应当觉得离开这个家,才能大口呼吸。
母亲将父亲紧紧抱着卡隆57岁了。
离他父亲抛妻弃子(卡隆本人没使用过这种字眼,他始终说,“父亲离开这个家庭”),47年了。
这个57岁的男人,手把手指导着一个演员,重现当年那一幕。
他是父亲面前那个10岁小孩子吗?
还是演员面前的导演?
他必须抽离儿子的身份,又必须赋予人物合理性。
我至少对动机进行了解释,但动机并不能证明行为是对的。
父亲走后,母亲仍在人群中,怅然望着记得[狗十三]的开头吗?
李玩一遍遍说服自己,父亲逼自己学英语是对的,父亲没有给她理由,她就给父亲找理由。
而57岁的卡隆,还在为自己10岁那年离开家的父亲,找理由。
他们讲,你的高三永远不会结束。
你在高中所承受的霸凌、欺侮,将伴随你一生,影响你的性格,你的每个决定。
又何止是高三不会结束。
弗洛伊德也许是对的。
你的人生,总能在童年的伤痕中找到答案。
在说[罗马]的女性主义时,免不了围着这几个成年男女打转。
可卡隆,是隐匿在那几个小孩子身后的。
他藏得很好,却更显得肝肠寸断。
镜头是他与回忆的安全距离
孩子的懵懂,像卡隆缓缓平移、旋转的镜头,隔着一层看这些悲剧
最小的那个,说在他出生以前,他曾是一名飞行员卡隆小时候的梦想,正是做飞行员、宇航员。
他甚至插入了儿时很喜欢的太空电影[蓝烟火]这些细碎的梦想和童言童语,成了这部黑白电影中,为数不多的星光。
但残酷也已经一点点渗透到他们身上。
看[蓝烟火]之前,就在电影院外,大儿子看到父亲和一个陌生女人欢快地打闹。
而父亲此时应该在魁北克出差啊。
他呆在画面最右边面对这突如其来的画面,他只做了一个动作。
他向后退了一步。
他拒绝,他逃避,他否认。
这一退,就退出了画框。
画面上只有那对看不见其他人的男女,却还听见大儿子和其他孩子吵闹:“那是你爸爸!
”“不,那不是!
”直到他的“莉波妈妈”走上前,牵起他的手,带他进电影院。
二儿子听见了妈妈打电话,说父亲撒谎,就是不愿回家。
妈妈一开门看见他偷听,一巴掌把他打倒在地上这应激反应似的一巴掌后,妈妈又抱着他哭,求他别告诉其他兄弟姐妹。
他没有说,却因为一个玩具,和哥哥打了起来。
一只工艺品结结实实扔过去,他自己都愣了这种需要爆发的感觉是怎么回事,连他自己也不知道。
[罗马]并不是一部对观众友好的电影。
它的散文化叙事,东飘西荡,没有那么集中的情节,没有激动人心的转折。
但卡隆是那么诚实。
它充满隐喻,显得那么深沉。
但你已经不能要求卡隆,用更锋利的方式,剖开他的伤口,他的裂缝。
它的对比那么用力,显得刻意。
但卡隆明明已经尽最大努力,赋予每个人物合理性,却始终无法让自己信服,那些抛弃责任的男性,也有什么天大的苦衷。
[罗马]刚刚又进入了奥斯卡最佳外语片的九强名单。
但电影会落幕,奥斯卡也会尘埃落定。
他的10岁会结束吗?
卡隆说:博尔赫斯说,记忆是个不透明的、破碎的镜子。
但我认为,它更像是墙上的裂缝。
过去所有发生的痛苦,都会变成裂缝。
我们总是在墙上涂上几层油漆,去掩盖它,一层一层又一层。
但那个裂缝始终在那里。
[1]《洛杉矶时报》:Oscars 2015: Brutal honesty marks Inarritu's bond with Cuaron, Del Toro[2]《综艺》:Alfonso Cuarón on the Painful and Poetic Backstory Behind ‘Roma’[3]《名利场》:Alfonso Cuaron on the Woman Who Inspired Roma, Making Harry Potter, and What He Learned from His Worst Movie[4]EmanuelLevy.Com:Roma: Interview with Director Alfonso Cuaron about his New Film, Venice Fest’s Most Critically Acclaimed Feature[5]Deadline.com:‘Roma’ Director Alfonso Cuarón On How His Most Personal Film Became His Biggest Career Challenge – Venice Q&A -文: 姜不停文章源自微信公众号:电影解毒
我在观影的过程中,体会最深的便是关于生死两个概念的各种对比和转换。
-保姆观察孩子打枪战,孩子倒在地上,说我不能说话,因为我死了。
保姆问孩子,那你复活行不行。
孩子说不行。
于是保姆陪着孩子躺在地上,看着天空,说我很享受死的感觉。
-雇主家狗的永远需要被拴住。
非常有活力,却永远出不去。
圣诞聚会的朋友家的狗,死了以后被做成标本挂在墙上,同样再也出不去。
对于狗,不管活着或者还是死了,结局都是一样的。
-保姆羊水破了,从街上要上车,镜头摇到一个自己爱人被枪杀,倒在地上痛哭的女性的镜头,又是生与死的对比。
一个新生命要出生,一个旧生命已死去。
-保姆生出了死胎,却又救活了雇主的两个孩子。
死而复生,周而复始。
配合着黑白色调,和摇来摇去的运镜,颇有点太极的韵味。
女佣在暴力事件发生时突然临产,摄影机节制地记录下现场,然后兀自移转,去拍摄窗外群众的暴动。
摄影机此种独立运动的意识与阿方索·卡隆的前作《人类之子 》如出一辙,后者被认为是长镜头摄影表达的极致。
如果说《人类之子》炫技的长镜头是拯救残弱剧本的必要手段,那么《罗马》作为私体回忆再使用类似调度方式便有不真诚的嫌疑。
摄影机的主体意识被凸显出来,回忆不再客观,遍布着隐身的回忆者操作的弹孔。
虽然阿方索·卡隆御用的摄影师艾曼努尔・卢贝兹基因为档期原因退出《罗马》的拍摄,影片的摄影最终由阿方索·卡隆自己操刀完成, 但在风格和质感上仍旧是艾曼努尔・卢贝兹基不懂得节制的表达。
艾曼努尔・卢贝兹基担当摄影指导的所有电影都渗透着个人的意识,这是摄影师本来应当避免的。
无论合作过的导演其人其风格如何,卢贝兹基的痕迹显露无疑:冈萨雷斯·伊纳里图的《鸟人》《荒野猎人》,泰伦斯·马力克的《圣杯骑士》《歌声不绝》,阿方索·卡隆的《人类之子》《地心引力》……这些电影具有一种共性:即在导演个人风格的引导下,卢贝兹基毫不掩饰地在摄影中渗透个人的意识,最终造成摄影是一种技术上、而非艺术上的东西。
这对于拍摄好莱坞电影(或奥斯卡范的电影)高度有效,它能直接触发强烈的情绪感受。
但对艺术电影,此种摄影方式意味着问题。
它破坏了观众观看的可能性,导向一种集权式统一的感知分配。
这是《人类之子》《地心引力》能成功的原因,本身便是大制作的好莱坞电影;也是为何马利克的电影被戏谑为空虚的MV舞曲和冈萨雷斯·伊纳里图的《鸟人》和《荒野猎人》被认为是炫技展览。
这都得拜不懂得藏锋的艾曼努尔・卢贝兹基所赐,他本来应该隐藏在导演的身形之下;或者他本来应该去拍摄工业化程度更高的好莱坞大片,而不是酿造出一门类(假)艺术电影的文化工业。
《罗马》因为不是艾曼努尔・卢贝兹基执镜,镜头里于是少掉不少摄影师的踪迹。
但又因为与艾曼努尔・卢贝兹基根深蒂固的合作关系,卡隆在自己当摄影师时不可避免地带上卢贝兹基的影子。
于是我们看到《罗马》中的摄影机跟随人物在室内空间中机械地运动,并时常“擅作主张”逾越出划定的界限,跑进自己的圈地。
(具体分析见此)这种微型摇动的方式与侯孝贤后期作品中摄影机运动方式何其相似,却又有本质不同。
在侯孝贤的电影中,摄影机来回小幅度的摆动一方面是扩大镜头的观察范围(意味着更丰富更细腻的生活细节),另一方面则是为何消解摄影机的机械性。
也就是说,如果不通过来回有规律的缓慢移动,摄影机便有可能获得自主的特性(如《罗马》所证明的),来回往复创造了一种类似催眠的效果,从而能让摄影机的视角脱离意识层面,进入潜意识之中。
这是侯孝贤电影里的空间具有真正体验价值的原因。
既不是客观空间(来自镜头的无意识)、也不是我们在分析“空间-影像”时所定义的感知空间(来自镜头模拟的非人意识)。
在卡隆的《罗马》中,摄影机没有这层感官意识层面的设想。
摄影机沦为回到历史现场简单记录的工具,并且还时常表现出不必要的自主特性。
卡隆客观呈示记忆的企图宣告失败,这是《罗马》整部电影崩解的原因。
《罗马》没能成为一部真正的艺术电影(意味着必将被时间洪流所抛弃),只能算是披着精致黑白影像外衣的类型之作,与冈萨雷斯·伊纳里图的一系列作品(《鸟人》《荒野猎人》)实则一丘之貉。
我们要时刻警惕,由这帮墨西哥电影人所制造的这种所谓“艺术电影”正在垄断奥斯卡获奖影片口味的选择。
例子已经够多了:吉尔莫·德尔·托罗的《水形物语》、阿方索·卡隆的《地形引力》、冈萨雷斯·伊纳里图的《鸟人》《荒野猎人》……我们可以将其看成是好莱坞类型电影与欧洲艺术电影杂交的结果,未来将会有更多此类怪胎电影的诞生。
这对好莱坞电影也许是好事,对美国电影却将带来灾难。
罪魁祸首正是墨西哥电影人。
Alfonso Cuarón的Roma是由情节剧式的叙事承载起的对上世纪70年代初墨西哥日常生活的影像回忆,故事围绕一个中产阶级家庭和他们的佣人两组视角来讲述这群角色的生活变迁。
然而与角色本身和他们的经历相比,Cuarón的镜头承载的更多的是对角色面前或身后中后景别所囊括的社会背景与氛围的捕捉,这是一种类似于新现实主义的影像风格,与之相似的,摄影机有相当多的时候都先于角色进入这个世界而后于角色离开,是而故事的高潮则更是由镜头背景中发生的历史事件所带来的群体性创伤所包裹。
Cuarón的镜头对影片中世界的迷恋是对这部电影作为以影像为载体的时空胶囊的定义,而Cuarón在制作这个时空胶囊的过程中,对镜头中中前景角色的调度,以及中后景社会背景的调度,以及影片在其它时候所带来的极为有感染力的演员布置与调度,则是对他优秀导演功力的极佳体现。
而发行方面,虽然Netflix的运作方式本质上是激进以及极富争议的,然而好莱坞的确不太可能在这个剧本上投入足够多资金让Cuarón完成一部这样的艺术作品,同样的,科恩兄弟受Netflix资助的新片也是很难在好莱坞拿到投资的电影。
与朋友在IFC center看了Roma,十分制的话,7分吧。
失控,啰嗦,炫技,上中产趣味的温情脉脉,剪掉半小时没问题(海滩一场大败笔)。
朴素简洁会更有力。
前半部分想到雷诺阿《游戏规则》,后半部分想到许鞍华《桃姐》。
关于政治的轻描淡写。
阿方索·卡隆的《罗马》。
始于“地”,终于“天”。
开篇第一组镜头精心设计:方砖地特写,水流过,倒影上有飞机飞过。
然后tilt up,现出女主人公Cleo,逐步揭示更大空间:走廊,院落,主人各个房间。
此场景及整部电影中,基于院落的画外声音也不断暗示一个更大空间环境:鸟鸣、狗吠、街上军乐队、磨刀人的口笛……若说开头部分苦心经营的长镜头与摄影机运动虽略显刻意还令人有期待感,医生第一次回家的段落则明显过火:车灯、车身、车轮、手,烟头、狗屎……镜头反复分切,如卖车的电视广告片,或追车奇观一触即发的动作片,而这里只想暗示医生不愿回家、可能已有外遇而已。
凡此种种炫技、繁冗与匠气,若背后没有思想支撑,陷入自我沉湎的陷阱。
如与朋友讨论的结果:这部电影导演想说的太多,但,他其实又没那么多可说的……如陷入材料堆积的论文初稿,要隔开距离,大刀阔斧地修理。
这点王家卫颇有自知之明,他不节制、不忍删剪,就请自己信任的张叔平去掌剪刀。
《罗马》里,导演对主仆关系、白人与原住民关系的处理态度都呈现一种略有批评但又不忍心悖离自己阶层经验的混乱矛盾,最后臣服于大约自己也不见得相信的廉价的“爱拯救一切”去政治化价值观。
墨西哥城的罗马社区,起初Cleo与女仆同伴还嘲笑女主人会埋怨她们“费电”,而点蜡烛做瑜伽(?
),女主人被丈夫抛弃后,与被Fermín抛弃的怀孕的Cleo有了超越阶层的“同病相怜”,更何况Cleo在海滩成为“舍命救主英雄”,终于可以成为“相亲相爱的一家人”。
关于中产阶级家庭与保姆阶层(外来劳工如菲佣或拉美的原住民女孩)的负责权力关系,新加坡导演陈哲艺的《爸妈不在家》(2013)与阿根廷导演卢奎西亚·马特尔(Lucrecia Martel)的《沼泽》(2001)都要犀利得多。
在后者中,白人中产家庭包括孩童对原住民女仆及其族群歧视的体现在无数日常细节。
《罗马》中,狗与主人、与原住民之间的关系,也颇耐人寻味。
在罗马这个院落,两位女仆与狗Borras都是住在主人大屋之外的边缘空间。
然而他们都因为与都市主人的夹缠不清关系,而与原住民生活也有了某种疏离。
在度圣诞的乡村,巧取豪夺原住民土地的白人权势阶层的Jose,甚至可以打死原住民的儿子而后者敢怒不敢言——他们只能默默毒死主人的狗,或者在森林里放一把火(我的推测)。
《罗马》设置于1968-1971年左右,墨西哥历史充斥抗议、屠杀,都成背景与谈资(饭桌上小孩描述学生被打死),社会与政治问题被个人化,透过上中产视角。
Cleo随女主人母亲买婴儿床遭遇的街头屠杀为最直接的片断呈现。
Fermín,这位贫民窟长大的习武的年轻人,初次出现如饥似渴抢喝Cleo剩下的半瓶可乐就暗示出他的穷困与勇猛。
因为愤怒与绝望,他们的出路或许有两种:成为为虎作伥的法西斯暴徒与打手(为美军与韩国教练培训),或参加反抗当权者的左派游击队。
在《罗马》中是前一种,作为阶层与族群的同类,也是片中唯一明确歧视Cleo的人:fucking servant。
影院里人们看的两部电影,一是从前中国观众熟知的《虎口脱险》,另一是美国太空片《蓝烟火》(Marooned,1969),是卡隆作为宇航迷的致敬,几乎也令人想起他的《地心引力》。
2018年12月23日
微信公众号:moviesss 首发于 MOViE木卫 从电影院出来,我比较确信,关于《罗马》的争执,其实就一点:它的好,到底是不是2018年度最佳或者年度十佳的那种好?
亦或者,只是跟风、平庸、一片和气的那种“好”。
否则有金狮子与奥斯卡的加身,即便卷入Netflix风雨,它与评价两极之类的根本不沾边。
十五米高的巨浪(可能还不止),会出现在《星际穿越》或者《流浪地球》。
如果形容为排山倒海、扑面而来的观影冲击体验,它约可以等同阿方索·卡隆的《人类之子》和《地心引力》,惊险刺激,一浪高过一浪。
不少人认为,他们是怀着观赏十五米高的巨浪,去观看的《罗马》,结果看到的海浪,只有两米高。
然而,如果你在电影院,感受结尾处两米高的汹涌海浪,声响震撼如雷鸣,一波接一波,拍打在女佣克里奥和两个孩子身上,几乎将他们淹没。
我想,海浪是足以吞噬小孩的——而且绝对不止两个,甚至盖得过街头上的枪声大作。
海浪之前,《罗马》制造了不少无差别的故事浪潮,拍打在墨西哥中产之家的成员身上。
对于小孩子,它是成长游戏和情感教育。
从冰雹乱打到森林大火,从打枪游戏到家庭离散。
当母亲宣布父亲即将离开这个家的事情,四个小孩的情感反应,竟然是完全不同的。
如果你在童年时代青春期,遭遇过类似的家庭变故,我想,没有人愿意被这样的海浪拍打。
有人问,哪个角色是导演卡隆的化身。
那个与克里奥最亲密的小孩,有很大几率是。
更有可能的是,卡隆已经化身在所有小朋友身上,追随着摄影机跑动。
《罗马》是一部群像式电影。
作为主角的克里奥,在故事里是充当帮衬、一旁存在的女佣角色。
每当故事要陡然倾斜于她的时候,她会遭遇更大的打击,像来自幻灭的爱情,危机四伏的大家庭,还有街头动荡,1970年初的墨西哥社会。
克里奥并不是以无怨无悔的牺牲角色出现,她代表了来自坑坑洼洼,一片泥泞乡村贫民窟的存在,说着不同于西班牙语的方言,有自己的社交圈子,被屏障在觥杯交筹的生活以外,相比害怕怀孕更担心丢了工作,并且,没有保险。
克里奥遭遇的恫吓,更像是恶意的底层互害。
男子说,武术拯救了他,但他的所作所为,说明身上暴力并没有终结,而是以更加可怕的方式,在社会中循环作恶。
不会游泳,奋不顾身去保全小孩的克里奥,在心悸之余说,没有想过自己的小孩出生,原因即在于此。
与克里奥形成比对的,是那个房间众多、空间敞亮的大家庭。
当男主人(父亲角色)以强迫症做派的方式,驾车入库。
我所以为的,是他医生的职业病,强迫他必须如此,狠狠唾骂地上的臭狗屎。
然而,当女主人(母亲角色)以强行剐蹭挂彩的方式,一再蹂躏那辆与她身份不符的车子时,《罗马》迅速完成了母亲与女人的身份重合。
克里奥与女主人,她们是两个人,她们又只是一个人。
就像倒着拼写的Roma,是Amor(西班牙语)。
这部电影,全然是关于“爱”。
这种爱,像在地板上一遍遍冲刷,满溢流淌的水,投射出墨西哥城的天空,有飞机驶过。
那是一片更大的天地,完全冲出这个大家庭的包围,蔓延到有小商贩经过的社区,穿过俨然好莱坞大制片厂时代才能完成的摄影棚街区,充斥各种声响的电影院前、被人群包围的城市广场。
感知、体验这一切,并把它们包裹完好的,就是小孩子的心。
我认为,《罗马》在音效设计上,突出了小孩子最容易捕获的那些声音。
还有山之火,海之浪,无论以什么名义去乡下海边度假,那都是小孩子的欢乐时光。
事后回想,地板上的水流,仅是为了预示结尾的海浪?
全片充盈着各式各样的水流和液体,积水、污水、雨水,冰雹、鲜血、泪水、羊水和被打翻的龙舌兰酒,还有水洼、河流、海洋。
要知道,水可以改变自身形态,去适应各种场地。
克里奥被主人责难,要扫除地上的一坨坨狗屎(似乎刻意地多),然后再一遍遍去冲刷。
她被自我矮化、被他人嫌恶的女佣身份,会让一部分观众想当然以为,她就是扮演着这个家庭的忠犬形象。
电影里,就数克里奥呼唤大狗,与它的互动最多。
还有到了乡下,守卫庄园的犬只,都被主人逐一制作成标本,挂在墙上纪念。
当女佣与大狗并置,不难发现《罗马》还有讲述爱以外的社会现实。
当《罗马》的镜头,慢慢走出家庭,尤其是买婴儿床又去到医院几场戏。
这部分戏剧高潮,是以一紧、一松的形式出现。
前者突如其来,野蛮入侵,一片血腥,酷烈无情。
后面手术台的戏,镜头一动不动,平静得叫人心慌。
景深处的医生,不带感情色彩,重复着检查步骤。
靠近镜头的克里奥,被紧张、茫然、不安和恐惧交杂的情绪轮番打击,表演要求也很高。
一个又一个完整的长镜头——我才不理会什么炫技。
人家这拍的,才是货真价实的电影。
尤其是克里奥与武术男子的孽缘,干净利索。
回想一下,前后不过五六场戏。
第一场戏,她们走后,男子抓起了没喝完的饮料,咕咚一大口。
第二场,电影院外,男子托词天气好,不想看片。
第三场,酒店房间,男子全神贯注地表演武术,开讲往事,克里奥含情脉脉。
第四场,他在电影结束前,慌忙开溜。
第五场,他凶神恶煞地威胁着克里奥,大吼大叫。
第六场,命运之神让他把枪口,对准了自己的孩子。
克里奥心如死灰。
有人说,《罗马》没有人物?
这个武术男子,不就是起承转合、飞流直下的魔鬼存在?
救火一段,几十多个演员,有大有小。
光是跑位,处理眼前脚底的大火小火,再到大树轰然倒下。
虽然不一定是只烧一次,但应该没有人想烧第二次。
《罗马》更像一篇个人回忆录,而没有拍成格局庞大的史诗片。
那些街头枪声,省掉了前因后果,只是作为背景板存在。
社会还在运转,失去孩子的克里奥,失去轴心骨的家庭,它们的生活还在继续。
那就像再大的浪过去,并不是变成客观现实的两米浪,而是留下保有童真,散落着日常生活情趣的肥皂泡。
一代人教会下一代人所做的事情,不就是吹起一串又一串的肥皂泡。
都会忘记,都会过去。
从过去涌来的海浪,从过去降来的雨,你和我,都忆起了自己的原形。
一滴雨水也有历史
“无论是拍什么,心里面都一定要有基本的预期画面。
”阿方索·卡隆坐在办公室里款款说道, “开拍前就应该是胸有成竹的,对将要开拍的电影定调很重要,这样在后期拍摄过程中就不容易跑偏。
”
正如《人类之子》一样,卡隆预期的画面就是一个怀着身孕的黑人女子,彷徨又坚定地目视前方。
《人类之子》而在《罗马》中,他说,“触发整体叙事的画面是克莱奥从金属楼梯走到屋顶的一幕,打开了回忆的天窗。
”影片《罗马》无须笔者多作介绍,大部分读者都知道故事发生在1970年代墨西哥城的一个叫罗马的旧街区,影片是导演卡隆写给其乳母的情书。
这位乳母在卡隆小的时候就未婚先孕,经历了时代的动荡和人生的悲欢,从二十几岁照料卡隆一家开始就再也没离开过。
阿方索在打算做这一部电影时,对弟弟卡洛斯说:“我想拍这部电影。
是因为我知道我生命中必须要拍这样一部电影,就算没有观众也没关系。
”
目前影片在各大电影节中均已亮相,在国际电影评论家和观众们的惊叹中,Netflix和院线老板们达成一致,在12月中全美以及全球190个国家/地区线上同时上映。
从Netflix向好莱坞传统电影公司靠拢的趋势看来,影片《罗马》冲奥的可能性的确很大。
在《罗马》终于正式面向公众之际,不妨跟着卡隆来拉片。
1. 剧本的建构在确定《罗马》这个故事的主体结构时,阿方索·卡隆约Participant Media的老板大卫·林德(David Linde)在伦敦的一家茶楼见面。
卡隆花十分钟讲了个大概,向大卫·林德要大约1500万美元。
之后的对话,不用三分钟就结束。
阿方索·卡隆与大卫·林德“当时林德问‘你什么时候开始’,我说你们公司要是现在就给我开绿灯的话,我马上就可以开始。
然后林德特别爽快地就说他加入。
我当时提了个要求,除他本人外,别跟任何人提我的剧本,连公司的职员都不可以。
”卡隆抚掌大笑,“原因很简单,因为我还没写剧本啊。
”
虽然彼时剧本连雏形都还没有,但是有三条影片的基准在卡隆心里的非常清楚的:1. 这个故事完全属于现实生活中的“克莱奥”,她的经历是这部电影的魂;2. 以回忆书写电影,往昔存在的每一个小细节,对于叙事都至关重要;3. 《罗马》的画面必须是黑白的,从本质上就是与过去紧密相连,使用6K数码65mm摄像机拍摄,提升画面在细微处的敏锐表现力。
“当我设定好电影的主要基调之后,很多叙事铺排就水到渠成了。
金属楼梯是引向记忆,黑白画面带来的沉浸感,属于克莱奥的经历回忆这一点没有什么可质疑的。
”卡隆顿了一顿, “从整个剧本的格局上来看,不存在所谓的A、B线,这不是一个双轨故事,只是将一个个人的经历嵌套在宏大的社会视角上。
”
卡隆在谨慎地确保这部电影深刻的个人烙印之外,整个电影的母题其实是植根在强大主题支柱上,这也是部分虚构元素在影片中发挥想象作用的地方。
“在个体与群体之间,电影创作者必须要做到心中有数,两者间必须保持平衡,叙事配比是多少,这当中还涉及了情绪方面的控制。
因为我们说的个人伤疤,都不是一个个体独有的,任何个体的经历都和身处的境遇有关。
”
“电影所发生的时代,绝对是一个让任何个人都伤痕累累的时期,我们可以假设每个人的遭遇不同,承受的痛苦也是有区别的。
但是,片中描绘的社会事件,无疑是存在于墨西哥人集体意识中,最重要和最深刻的伤疤之一。
从我现在的角度来看,这也给了我机会,在离家18年后,重新融于这个社群,和其他墨西哥人共同感受这段经历。
”
影片《罗马》以克莱奥的视角去提炼社会的宏观命题,这个角色无疑在关键戏剧中扮演着核心和催化剂的作用。
在制作这部电影的大背景时,考虑“克莱奥”从个人到社会背景上多方面身份的复杂性,卡隆在人物上做了多重设计。
他说,“在塑造‘克莱奥’这个人物角色的过程中,我唯一感兴趣的是,‘去塑造一个熟悉的人物形象’这个事情本身就充满矛盾感。
因为这个人物身上的种种特性,在创作者眼中都是理所当然的,你不会真的赋予他们全新的个性。
”
“其实我们需要做的就是重头认真看一遍,就像我从小长大的墨西哥城,没成想18年后再回到这个城市时,很多习以为常的事情,现在看来竟有那么大的区别。
我想,人总是会随着年龄和阅历,而改变对身边事物的看法。
”
“为了创造这个角色,我和现实中的克莱奥聊了许多,感觉我就像是有生之年第一次真正接近她,把她当作一个女人看待,一个身处复杂境遇的女人,一个来自弱势群体的女人,也是一个由阶级支配的社会中的弱势女人,通过人物反推叙事大背景,戏剧冲突点马上就浮现出来了。
”
跟《你妈妈也一样》中相通的是,《罗马》同样采用了主题驱动密集叙事的模式。
在这一点上,对比以往卡隆所有墨西哥剧情电影,是特别显而易见的作者风格。
《你妈妈也一样》中同样通过回避大环境描述,转而通过一对好朋友公路旅行中与梦中女神发生的故事,在细节处带出当时墨西哥社会经济崩溃前的脆弱感。
《你妈妈也一样》纵览阿方索·卡隆的作品,基本没有设置过任何性别上的模糊地带,两性二元区分是非常清晰的。
纵然如此,在塑造两性角色时,《罗马》与以往的作品相比,在处理男性角色上还是存在明显的一边倒。
影片《罗马》中过于出色的女性光环和论调,相对地映衬出男性角色的懦弱和社会冲突下父权形象的缺失。
这与以往的《你妈妈也一样》和《爱在歇斯底里时》中,具有主动性、抗争性生命特质的男性形象有明显落差。
《爱在歇斯底里时》某种程度上来看,卡隆在长期的创作中都偏向于性别极端,《罗马》《小公主》乃至《人类之子》中明显的正面女性主义观点,与《你妈妈也一样》和《爱在歇斯底里时》中过度展示男子汉气概,所达到的黑色幽默(《哈利波特》和《远大前程》这一类带有深刻原著作者性的作品在此不做讨论)。
卡隆热衷于尖锐地挑战传统男子气概观念的做法,同样为其作品带来与众不同的气息。
《小公主》在创作剧本时,对角色的多次审视也是卡隆架构电影基本脉络时的重要工作之一。
《人类之子》和《地心引力》都不是单纯的科幻电影。
这些电影都是通过主角的眼睛,来展示隐喻和视觉纹理,从而服务于观众内心的情感反应。
《人类之子》当观众完全深入《地心引力》的画面时,身上的感官会不自觉地,跟随克莱夫·欧文或桑德拉·布洛克漂浮在太空中,用视觉和听觉去触碰影片展现的危机感和心理脆弱感,这都是剧本前期设定好的视听语言综合表达的效果。
《地心引力》影片《罗马》同样地也是按照这一逻辑运作,通过大量的细节设定去诱发观众的沉浸感和心理认同,代入克莱奥个体命运与社会动荡所导致的平行的无常。
这种在细微处累积下的稳定性崩塌,远比歇斯底里的反转更深入骨髓。
卡隆说,“制作每一部电影都是一次充满好奇的经历,开拍电影前我都会进行了大量的研究,《地心引力》是对太空技术的学习,而拍《人类之子》时,我研究了思想家们对21世纪未来走向的预测。
“
《地心引力》“但《罗马》不一样,这部电影是与自己的过去合作,直接面对自己的过去。
这让我不得不去探索更为私密的私人领域。
电影中有90%的场景,在我的记忆中都早已经无迹可寻。
更直接地说,其实这部电影也是重塑自我的过程,重塑集体回忆的过程。
”
“在这种情况下,所有的研究都是内向式地探索,”卡隆说,“这些人物大部分都在现实生活中真正地存在过,都是我深爱的人们;以至于在电影拍摄过程中,我总是不由自主地穿越个人记忆,穿越记忆的迷宫,和一个个化作历史尘埃的人们彻夜深谈。
”
2. 拍摄的过程影片《罗马》是第一部阿方索·卡隆在摄影师一栏署上自己名字的剧情长片,“这部影片在写剧本画分镜的时候,其实很多镜头细节都是卢贝茨基设计的。
”(伊曼纽尔·奇沃·卢贝茨基,阿方索·卡隆御用摄影师,除了《哈利波特3》之外,其余电影均由两人合作完成)。
卢贝茨基与阿方索·卡隆自然主义拍摄,Arri Alexa 65mm数码摄影机,黑白画面,卡隆和卢贝茨基在开拍前的讨论会就已经确定好这些大方向。
“我当然是希望影片看起来像是旧日时光,但这绝不是怀旧或故意让画面造旧,所以我没用胶片拍,我不需要那些颗粒感。
它就和其他电影一样,是记忆与眼下的博弈,那种动态流畅感,就像把人带回流动的记忆中。
”
影片《罗马》在开拍前期准备了将近一年,比预期拍摄周期延期了不少,这也导致原定摄影师在准备了几个礼拜之后,实在没有档期继续为《罗马》进行拍摄工作。
结果卡隆本人只好一人架起两台借来的Arri Alexa摄影机,自己亲自上手拍摄这部电影。
“成为《罗马》摄影师是这次拍摄过程中的一个意外。
”卡隆说,“当然了,《罗马》的圆满完成与卢贝茨基的前期准备工作密不可分。
他离开剧组的时候,准备工作已经逼近开拍前的阶段,而且我不太想去请一个说其他语言的摄影师,因为很多感觉上的东西,我只懂用母语表达,再翻译的话那个意思就变味了,所以最后就决定自己掌镜。
”
“但是这种转变其实是有益处的,因为以前我跟卢贝茨基交代好机位、镜头走位、分镜这些事情之后,我就可以很放心地交给他,不用管那么多。
这次的话,因为需要大量依靠个人情绪和回忆的流动,在片场可以兼顾拍摄期间各种元素,包括演员状态、光线等,亲身去掌镜反而让运镜的节奏和位置更贴近脑中预设的想法,这点非常好。
”
事实上在无限贴近自然主义的拍摄前下,幕后团队在选择拍摄地点和演员准备上都付出了很多努力,反复试镜,挑选非专业人士在电影中扮演他们现实生活中的“角色”,这就意味着电影创作的其余部分需要高度配合,自然光的运用,声效的配比等不仅在电影中形成统一的语言风格,而且在实际成像中必须具备合理性。
“对于演员表演这方面,我的另一个原则是,需要真实的生活状态,我不会告诉演员该做什么,因为他们比我更了解生活本身。
”卡隆说,“我也不可能告诉影片中的‘妇科医生’该问病人什么问题,他们的生活经验更重要。
”
影片中的诸多特写镜头和鸟瞰画面都意蕴深刻,而卡隆无疑是把最好的留到最后。
让人叹为观止的长镜头,一家人在海滩和大浪之间来回走动,他们身后的日落将地平线无限地向未来延伸。
“寻找这个拍摄地点花了很长时间。
很多拍摄地点,像片中的海滩和野餐草地,都涉及到环境元素和光线问题。
不得不说,我们还是很幸运的。
几乎每次拍摄,完美的光线都会出现在那里。
就像海滩那场戏,一家人走到了水平线边缘,夕阳光线正落在身后,这些都是自然的馈赠。
“
再譬如说抓取人物的状态,创作者必须高度集中,因为很多机会是稍纵即逝的。
“就像‘宣布离婚’那场戏中,摄像机在多个角色之间蜿蜒进出,像是踏着回旋的流动舞步,这个长镜头在两天内拍了60多次,孩子们的对话、镜头的律动、光线的变化、人物的情绪包括我掌镜时的呼吸…所有的因素都会直接影响电影的统一风格和气息。
当长镜头来到尾端,索菲亚告诉孩子们她要和丈夫离婚时,捕捉到角色进入状态后,我才长舒一口气。
”
又譬如说,“拍林中野餐那场戏,我把演员们分成几组,每组拿着特定的剧本,不让他们相互交流,他们也不会知道别组的剧本内容。
开拍的时候让现场陷入一团混乱,这种无知之幕带来的生活凌乱,正是生活的真实感。
”
“很多人可能会从我的电影联想到让·雷诺阿的《游戏规则》。
”卡隆表示,“但其实不仅是雷诺阿,如果我在拍摄时意识到影史上可能有别的导演用过的话,我也会刻意去回避。
尽管如此,有很多经典电影是像DNA一样流在电影人血里的,我也不可能拍个野餐、河流或楼梯都去查一遍电影史,所以发现有雷同之处其实很正常。
”
《游戏规则》为了让场景和地点尽可能接近导演的回忆,艺术总监尤金尼奥·卡瓦列罗的团队在一栋废弃住宅中,重建了影片《罗马》中的家。
“尤金尼奥收回了大约70%的废弃家具,几乎就是重置了新家。
很多根本在镜头不会出现的地方,像衣柜的抽屉,都被日用品填满,为的就是家的感觉。
”卡隆说。
其中让人惊喜连连的开场镜头,倒映在车库地板水渍中的飞机,是VFX艺术家根据彼时飞机的轮廓画出来的。
目前就《罗马》在公众及评论界的口碑看来,从现在的国际预测风向上看,随着Netflix跟好莱坞传统势力的日渐走近,最佳外语片的奖项自然被人看高一筹。
但奖项充其量不过锦上添花,电影的质量才是留名青史的唯一准则。
下面送上阿方索·卡隆个人影史五佳清单,看看这位大导演的个人观影品味养成:阿方索·卡隆影史五佳1.《月球旅行记》 (1902, 乔治·梅里爱)2.《月里嫦娥》 (1929, 弗朗茨·朗)3.《蓝烟火》 (1969, 约翰·斯特奇斯)4.《阿波罗13号》 (1995, 朗·霍华德)5.《太空先锋》 (1983, 菲利普·考夫曼)
Reference:1. “Director Alfonso Cuarón Reveals WhyHe Kept His Passion Project ‘Roma’”, 2018. 09, Damon Wise, Deadline.com2. “AlfonsoCuarón Talks ‘Roma’”, 2018. 07, Zach Sharf,IndieWire Medias Inc.3. “How 'Roma' Pushes the Envelope forAlfonso Cuarón”, 2018. 09, Film School Rejects4. “Alfonso Cuaron Says Yes, People ToldHim He Was Nuts to Make ‘Roma’”, Steve Pond, 2018.09, The Wrap Media Inc.
编译| 小飞侠;公号| 看电影看到死编辑| 骑屋顶少年;转载请注明出处
如同《你妈妈也一样》,卡隆继续将真实的意图放在叙事主线之外,汹涌的海浪卷积冲刷,个体在竭力对抗后艰难求生;更难得的是,他不再使用那些明眼可见的炫丽技巧,反而展现出一种洗尽铅华的大巧若拙,美。
有男人在里面露点了,和家人看的时候要注意。
白色的字幕放在黑白的画面上根本看不清字!
迎浪而前的那段拍的太好了!经过充分而克制的铺垫,极其感人。
导演的私人化经历观众并不会关心,唯一的一星给镜头和画面感
借以女佣视角展开了一段中产阶级家庭的故事,所有细节和关系的变化在一朝一夕稀松琐碎的日常中,不动声色地,潜移默化着。平静祥和的社会表象下,暗藏着蠢蠢欲动危机四伏;幸福完满的家庭面貌中,也充满汹涌澎湃剧烈起伏。社会动荡时期的大环境笼罩着普通人民和小人物的命运,他们顺应,接受,处变不惊,如同固定镜头,长镜头,空镜和黑白色调营造的冷峻气氛之下蕴藏着的巨大能量。怀孕,地震,火灾,起浪,淹没,重生,生命站立在瞬息万变的垭口,起伏,汹涌,顺应,坦然,改变,平静。狂欢与暴乱一同存在着,幸福与痛苦,生与死,一刻不停,循环往复,生生不息,画面降噪,色彩褪去,繁重变化为轻,最终都沦为黑白色的记忆。
2018482 二星还行
2018年已看204。有欲无情,虽私微却未免空宏。
与《冷战》简直就是双胞胎兄弟,形式拯救不了内容形式就成了臭显摆 2.5
映射美好与幻灭的新生儿房那场地震,抢险与闲情对比的森林之火,痛苦到绝望的分娩戏,以及最后的海边救人戏…印象很深,也是这几场戏提高了原本琐粹的剧情整体层次和联系,虽然不如预期,但也在水准之上,2018墨西哥《八月》+《找到你》+《嘉年华》…噗!练武术的渣男,真的有必要全裸练棍么?闭眼单脚站立就是诈骗啊,边看边在家试验明明谁都可以保持住…
无聊,看了半小时不知所云,弃。
精致的假塑料花~略显失望。3.5
3.5 某几场戏单看很有力量,整体情感还是过于私人。前半部长镜头运动的机械感,已经完全凌驾于人物之上了。
夹杂于影像中的个人情怀被平铺的镜头全然摧毁,感官犹如在看监控录像。想聚焦一个小生活圈来反映一个大时代,却只落得一副空皮囊。但还是有震撼感的画面存在(姑且称之为“震撼”吧):地震后依旧安然无恙的婴儿培养箱;沙滩上六人扛着阳光相拥。视角看似客观,其实主观性强得不是一点。男性导致苦难,女性从来都是孤单,就连片中的小男孩们也都是在耀武扬威地吵闹,这是血淋淋的现实呈现,所以也无法客观地质问两位女性角色:难道一切都是男性的错?并且狭隘的叙述就没给我了解角色的机会,这便更加让人问不出口了。
一只狗拉十泡屎?泡泡新鲜?孕妇的肚子是橡胶?生的孩子也是橡胶?在孕妇前刷功夫棍?这是喜剧片吗?既没有8 1/2的独创性和对中上产阶级彻头彻尾的了解,也没有童年往事的质朴,和饱满的人物形象。真应了一句话:没有金刚钻就别揽瓷器活,再棒的摄影也变成了炫技。
精致、细腻又无趣。
要不说侯孝贤厉害呢。
画面充满压迫感,也多次通过主角视角叙事,片名却只是她生活的街区。大概代表了一类人和他们周围看似光鲜却同命相连的人群,或者是某些女性难逃的命运。比起和大师一起闭眼金鸡独立——超人的善意,死婴的诞生才释放出最大的善意。中间那段车速20码追人群穿过田野后聚焦主角,突然就热泪盈眶。和地心引力中展现母体回归的情绪相似,镜头在漫长的追随和摇曳中创造了诗意。能够听到心跳还有关照呼吸,这是美的,比起光束下的尘埃,火焰里的飞屑,絮语或歌咏,是一种更为隐性的触动,内应生命的节奏。
卡隆展示他过往电影的灵感来源,并告诉我们男人都是大猪蹄子,以及现实和虚幻是一枚硬币的两面。看完很想试一下那个举手单腿立,某天洗澡的时候试了一下,不难。回头重看《你妈妈也一样》,二者表现魔幻不是一个水平,我觉得是卡隆非要自己摄影的锅。
一般。